Unsere Videogalerie über Musikstars und Newcomer

18.06.2011 Ein Album für die Ewigkeit

Franz X.A. Zipperer / Columbia

 

Tim Bendzko erzählt Geschichten für die Ewigkeit und will "die Welt retten". Manchmal muss man eben warten können. Sich durch nichts vom Weg abbringen lassen. Das Ziel immer fest vor Augen. Tim Bendzko, der soeben seine Debüt-Platte „Wenn Worte meine Sprache wären“ eindrucksvoll nicht nur auf den Tisch gelegt hat, sondern geradezu krachend auf den Tisch geknallt hat. Nicht, weil die Musik so laut ist. Eher das Gegenteil. Auch nicht, weil die Texte so lärmend sind. Eher die Antithese dazu. Doch Gegenteil und Antithese in ihrer Kombination sind so stark und unwiderstehlich, dass es eben richtig kracht.  

Der gerade Weg ist eine unebene Straße  

Der sympathische Lockenkopf Tim Bendzko ist waschechter Berliner. Was ja heute bei den vielen Zugezogenen, die beinhart behaupten Berliner zu sein, schon mal mehr als erwähnenswert ist. Von Kindesbeinen an schwebt über Tim Bendzko immer so etwas wie ein heller, wegweisender Stern. Ansonsten hat er mit Vielem nichts am Hut, was in einer Musikerbiografie über die ersten und weiteren Schritte oft zu lesen ist. Er hat als Kind nie eine Gitarre unterm Weihnachtsbaum vorgefunden. Er hat sich erst gar keine gewünscht. War als Jugendlicher nie glühender Verehrer eines Idols. In einer Schülerband hat Tim Bendzko auch niemals gespielt. Auch kaum Musik gemacht, abgesehen von seinem glockenhellen Geträller bei Schulfesten, Geburtstagen und Weihnachtsfeiern. Dafür hat Tim Bendzko unablässig Musik gedacht und so mit seinem Stern korrespondiert. In Zappas berühmter Pose sitzt er im Bad und sinniert: „Mensch, was mache ich denn so mit meinem Leben? Auf jeden Fall etwas, was mir Spaß macht. Etwas das mich erfüllt und etwas, was ich richtig gut kann.“ Dieses Gedankenspiel lässt Tim Bendzko nicht mehr los. Dann blitzt es durch seinen Geist. Schlagartig herrscht Klarheit in seinem Kopf: „Da bleibt nur eins: Singen und Songs schreiben. Aber nicht so nebenher. Das kann nur groß werden, weil es groß werden muss. Und weil ich es weiß.“ Der Stern aber sagt ihm auch, dass seine musikalische Zeit noch nicht gekommen ist. Als Frank Zappa sein bis heute bekanntes Foto schießen lässt, ist er 27 Jahre alt. Als Tim Bendzko ganz unbewusst diese Denkerpose wählt, ist er gerade mal elf.  

Der Ball ist rund - eine CD auch  

Um sich zwischendrin die Zeit zu vertreiben, nimmt es Tim Bendzko sportlich. Und spielt Fußball. Schließlich ist nicht nur eine CD rund, der Ball ist es bekanntermaßen auch. Was er macht, das macht er richtig. Also ist es keine Frage, dass sein Kickerdasein beim 1. FC Union Berlin mit dem Sportgymnasium und allem, was sonst so dazu gehört, gespickt ist. Doch was auch nie vergeht, sind die tanzenden Töne in seinem Hirn. Unablässig klingen sie. Werden stärker. Schieben sich vor den Ball, „Mir wurde immer klarer, dass das Fußballspielen nichts für mich ist und dass ich dringend Musik machen muss“, bekräftigt er, „und ich war mir immer noch sicher, dass das dann alle ganz toll finden werden. Deshalb habe ich angefangen Gitarre zu lernen. Irgendwie musste ich die Lieder ja schreiben.“ Gesagt, getan. Doch auch der Gitarrenlehrer, der zudem noch ein wenig schlunzig ist, ist nur Mittel zum Zweck. „Ich wollte einfach nur die Grundlagen können, ich brauchte bestimmte Akkorde, um an meinen Liedern arbeiten zu können“, erklärt er sein eher kurzes Gitarrenlern-Gastspiel. Als dann die ersten Stücke aus Tim Bendzko herauspurzeln, sind sie gehaltvoll und fast lebensweise. „Die Lieder waren richtig gut, doch so ausdrucksstark, dass sie nicht wirklich zu einem Sechzehnjährigen passen, man hätte sie mir einfach nicht abgenommen“, stellt er klar, „aber das bedeutet nur, meine Zeit ist immer noch nicht gekommen. Mehr nicht.“  

Der Geist ist voller Unordnung  

Das musikalische Ziel fest im Blick und die Denkwindungen voll von der Seele entsprungenen Wort- und Notenfetzen, ist Tim Bendzkos Geist in Unordnung. Das soll ein Studium ändern, Ein System muss her, mit dem sich alles erklären lässt und das seine Gedanken ordnet. Vielleicht sogar sein Leben. Tim Bendzko studiert Evangelische Theologie und Nichtchristliche Religionen. Theologie? „Eigentlich war das mehr ein Philosophiestudium und ich wollte irgendetwas finden, womit ich die Unordnung in meinem Kopf bekämpfen konnte. Um Gott oder um Religion ging es dabei zu keiner Zeit“, stellt er klar, „ich wollte damit nichts machen. Es ging auch hier letztendlich um nichts, als um Musik.“ Wieder entstehen Stücke. Und Tim Bendzko testet die Lieder erstmals live. Dabei trägt er Kopf und Seele gleichzeitig auf der Zunge. Und beides lässt er dort zergehen. Obwohl der Publikumszuspruch bereits immens ist, sieht Tim Bendzko noch Potential nach oben und entscheidet erneut: „Es war noch zu früh, um mit den Stücken groß anzutreten, ich wartete ganz bewusst noch ein wenig. Ganz automatisch werde ich den richtigen Moment erkennen.“ Doch das wilde Tier Gesang ist nicht weiter gezogen, es schläft nur. Aber nur kurzzeitig. So schreibt Tim Bendzko weiter Lieder. Sporadisch zwar. So zwischendurch. Seine Texte aber rücken dem Leben mehr und mehr auf die Pelle. Seine Musik verwandelt sich in eine Melange aus Melancholie und träumerischer Romantik, gesungen mit einer soulig umhüllten und jazzig angehauchten Stimme, die so ihresgleichen sucht.  

Wenn Worte meine Sprache wären  

Aus eher sportlichen Gründen und gar nicht mal wegen eines möglichen Entdecktwerdens, stellt er sich der Herausforderung eines Wettbewerbs. „Ich habe daran teilgenommen, weil ich das Ding gewinnen wollte und nicht um durch den Wettbewerb irgendetwas zu gewinnen“ lacht er. Tim Bendzko hat gut lachen. Er gewinnt. Und der Lohn? Dem Sieger winkt ein Supportkonzert auf der Berliner Waldbühne. Als er schließlich im Juli 2009 den Backstagebereich betritt und der Ruf erschallt, „Tim, dein Auftritt“, geht er ganz unaufgeregt raus, stellt sich vor fast 20.000 Zuschauer und singt. Und er weiß, dass es gut ist. Warum hätte er auch überrascht sein sollen? Tim Bendzko hat immer gewusst, dass seine Zeit kommt und wo sein Platz ist. Er ist angekommen. „Ich habe in dem Moment, als ich von der Bühne gegangen bin gewusst, dass es jetzt soweit ist.", erinnert sich Tim Bendzko und kriegt dabei eine Gänsehaut. Folgerichtig hängt er seinem Zwischenzeit-Job als Auktionator für Autos ohne zurückzublicken an den Nagel. Die Zeit ist nun reif. Reif für seine Stücke. Reif für sein endgültiges musikalisches Coming-Out. Und reif für einen Plattenvertrag, der auch nicht mehr lange auf sich warten lässt.  

Wenn die Metapher der Künstlerkollegen von Wir sind Helden, „gekommen, um zu bleiben“ auf jemanden bestens zutrifft, dann auf Tim Bendzko. Jetzt hat er nur noch eine Wahl, die des endgültigen Einschwenkens auf den kreativen Weg. Denn sein Wegweisestern ist blinkend stehen geblieben. Alles stimmt. Zur richtigen Zeit mit den richtigen Liedern am richtigen Ort. Und die Prophezeiung, die sich aus der jugendlichen Such- und Findungsphase entspann, hat sich erfüllt. So verwundert es auch gar nicht, dass sein Album „Wenn Worte meine Sprache wären“ eine eigenartige Sogwirkung erzeugt. Man will mehr. Viel, viel mehr. Die melodischen Entführungen sind voller Überraschungsmomente, die genau so träumerisch wie dramatisch sind. Der Gesamtklang ist einfach und erdig gehalten, aber äußerst sensibel auf Gefühl gebettet. Die Akkorde perlen aus seinem Musikhimmel, wie Regentropfen. Wenn die Sonne sie heiß bestrahlt, werden sie warm und umhüllen die Haut. Auch wenn sie trotz ihres sonnigen Gemüts mitunter eine melancholische Stimmung verbreiten, beginnt dennoch keine triste Epoche, eher ködert eine süße Traurigkeit, die jedoch nie die Laune raubt. Die Musik bleibt dabei gehörig reduziert. Mehr wäre schon zu viel. Und weniger nicht genügend. Obwohl bei den schönen Klängen nur auf wenige und meist akustischen Mittel gesetzt wird, ist Tim Bendzkos Musik beatlastig und will tanzen. Die vergebene Taktzahl erhöht die eindringliche Stimmung. Die Musik ist nicht nur intim, sondern gleichzeitig auch rhythmisch äußerst intensiv. Man lauscht der Stimme des Sängers und der musikalischen Untermalung seiner Band so aufmerksam und voller Konzentration und ertappt sich dann beim wilden Kopfnicken, Fingerschnippen und Fußwippen. Jedes von Tim Bendzkos Stücken faltet den poetischen Fächer weit auf. Verführerisch locken die Zeilen voller verstecktem Humor. Sein Kopfkino ist nun klar, strukturiert und sortiert. Tim Bendzko hat nicht nur seinen Klang gefunden, sondern auch seine höchstpersönliche Sprachordnung. Einfach zwar, aber jedwedem komplexen Inhalt absolut gewachsen.   „Wenn Worte meine Sprache wären“ ist ein zeitloses Entdeckungsparadies. Da kann man nur Tim Bendzkos eigener Aufforderung aus dem zweiten Stück der CD folgen: „Sag einfach ja für diese Reise mit mir.“ Ein Album für die Ewigkeit. Franz X.A. Zipperer    

© Foto Alexander Gnädinger für Columbia

 

Kontakt: Promotion Columbia Deutschland, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Online: Markus Roth 030/726244 – 34 markus@remove-this.fourmusic.com

Presse: Jürgen Reichert (BUKEE PR) 040/298102 – 63 juergen.reichert@remove-this.bukee-pr.com

mehr

14.06.2011 Am 17. Juni erscheint nun ihre Debüt-CD

Sony Classical

 

 

2Cellos – Die Cellisten von Youtube. Seit einigen Wochen sind zwei junge kroatische Cellisten die neue Youtube-Sensation. Die langjährigen Freunde Luka Sulic und Stjepan Hauser haben mit ihrem selbstgedrehten Clip zu ihrer Version des Michael Jackson-Klassikers „Smooth Criminal“ bereits über 5,6 Millionen Klicks erhalten. Am 17. Juni erscheint nun ihre Debüt-CD bei Sony Classical, auf der sie weitere bekannte Pop- und Rocksongs, adaptiert für ihre beiden Celli, eingespielt haben. Mit dabei sind unter anderem Titel von U2, Guns N`Roses, Nirvana, Kings of Leon und Sting. Ab Juni sind die beiden Musiker unter dem Namen 2Cellos auch als Special Guest auf der Europa-Tournee von Elton John zu sehen. Er hat sie persönlich auf die Tournee eingeladen, nachdem er ihr Video auf Youtube gesehen hatte.

 

Luka Sulic und Stjepan Hauser spielen seit ihrer Kindheit Cello und haben kürzlich ihr Studium an der renommierten Royal Academy of Music in London und am Royal Northern College of Music in Manchester abgeschlossen. Luka Sulic ist weltweit in berühmten Konzerthäusern wie der Wigmore Hall in London, dem Concertgebouw in Amsterdam, dem Musikverein sowie dem Konzerthaus in Wien aufgetreten. Er gewann eine Reihe von internationalen Preisen, darunter den ersten Preis beim VII. Internationalen Wettbewerb für Violoncello „Witold Lutosławski“ 2009 in Warschau. Auch Stjepan Hauser konzertierte weltweit in vielen europäischen Ländern, in Südafrika, Neuseeland, Asien und den USA und gab Debüts in der Londoner Wigmore Hall, in der Royal Albert Hall, dem Southbank Centre und dem Concertgebouw in Amsterdam. Hauser war auch der letzte Schüler von Mstislav Rostropovich. Er hat zahlreiche erste Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen, darunter die Adam Cello Competition in Neuseeland 2009 und den VTB Capital Prize for Young Cellists 2009.

©Foto by Stephan Lupino for Sony Classical

 

VÖ 17.6.2011 Sony Classical

 

 

Sony Music Entertainment Germany GmbH

Edison Höfe
Schlegelstr. 26b
D-10115 Berlin

Tel.: +49 30 13888-7364
Fax: +49 30 13888-6-7364

mailto: presse_classical@sonymusic.com

www.sonymusic.de

mehr

10.06.2011 Ein Tag aus dem World Wide Web

kino.de

 

Kinostart 9.6.2011: Life In A Day - Ein Projekt der Brüder Ridley und Tony Scott mit YouTube. Kevin Macdonald reist mit YouTube per Mausclick um die Welt: Ein Tag aus dem World Wide Web in 95 Minuten - gerade heraus, ungeschminkt und vor allem wahr.

Die Scott-Brüder, Ridley und Tony, und ihre englische Produktionsfirma haben das Projekt gemeinsam mit YouTube initiiert: "Life in a Day". Internetuser sollten dokumentieren, was ihnen an einem bestimmten Tag, in diesem Fall am 24. Juli 2010, ins Auge stach oder einfach ihre Kreativität demonstrieren. Rund 80.000 Menschen aus 197 Ländern machten mit und stellten ihre Filme ins Netz, Regisseur Kevin Macdonald ("Der letzte König von Schottland") wurde dazu auserkoren, die 4.500 Stunden Material auf Spielfilmlänge, auf 95 Minuten, zu stutzen. Eine gute Wahl, hatte der Schotte doch 1999 für "Ein Tag im September", seine Dokumentation über das Olympiaattentat von München, einen Oscar gewonnen.

Er kategorisierte zunächst mit seinen Mitarbeitern die Bilderflut, brachte sie in den richtigen zeitlichen Ablauf und filterte Themenschwerpunkte heraus. Viel Überraschendes ist dabei nicht zu Tage gekommen. Aber das war auch nicht zu erwarten. So wird weltweit aufgestanden, fleißig Zähne geputzt und zur Arbeit gegangen. Alltagstrott, den jeder kennt. Wie auch die junge Amerikanerin aus dem Mittleren Westen, die den ganzen Tag gewartet hat, dass etwas passiert. Aber es ist nichts passiert, wie sie nachts resigniert feststellt, bei ihr. Am anderen Ende des Erdballs schon, in Duisburg, bei der Loveparade. 19 Tote gab's und Hunderte Verletzte. So eine Katastrophe hatten sich die Macher sicherlich nicht gewünscht.

Primär positiv ist ihr Blick auf die Welt und eindeutig westlich geprägt. Kein Netzjournalismus aus dem Iran oder Libyen, viel mehr Hula-Hoop-Tänzer aus Mexiko, vier Inder, die auf einem Motorrad durch die Gegend brausen, ein Papa, der im Kreißsaal bei der Geburt seines Kindes in Ohnmacht fällt, und ein Koreaner, der seit neun Jahren mit dem Rad die Welt umkreist - für die Wiedervereinigung seines Landes. Schön und flüssig hat Macdonald seine Clips montiert, Harry Gregson-Williams und Matthew Herbert treffen in ihrem Score stets den richtigen Ton. Ein Home Movie der anderen Art, kompilierte digitale Privatvideos, die technisch Kinoqualität besitzen. Ein modernes (Film-)Tagebuch, Teil eines kollektiven Gedächtnisses, das stündlich anwächst. Film direkt, persönlich, emotional und unverstellt. Und die Stars? Jeder, der mitgemacht hat. Andy Warhol wäre begeistert. geh. Quelle: www.kino.de

 

Dokumentarfilm - Großbritannien 2010
95 Min. - Verleih: Rapid Eye Movies HE
Start: 09.06.2011

 

Foto: ©Verleih  Rapid Eye Movies HE

 

mehr

06.06.2011 Deutschlands “Queen of Soul” ist wieder zurück

Sony Music

 

„Niemand wird tun, was wir nicht tun“ – wenn man ein Motto für das neue Album von Joy Denalane finden wollte, kaum eines würde näher liegen, als diese Anfangszeile des ersten Stücks. Aber auch diese Zeile aus „Der Tag Ist Nah“ wäre geeignet: „Es wird nie wieder, wie es war / Doch ich weiß, dass es wieder wird.“ Vieles war vor diesem Album anders, viel ist inzwischen passiert. Sehr viel. Und fast alles von dem, was Joy Denalanes Seele in den bewegten Zeiten seit ihrem letzten Album bewegt hat, findet sich in den immer vielsagenden und oft hoffnungsvollen Songs dieser CD. Kein Zweifel: „MAUREEN“ ist Joy Denalanes persönlichstes Werk. Benannt nach ihrem zweiten Vornamen, fasziniert es als sehr direkte, ebenso ungeschminkte wie romantische Songsammlung. Vor allem aber ist es ein modernes und dennoch klassisches Soul-Album und das wieder in deutscher Sprache. Jede Zeile, jede Hook, jede Note fasziniert mit musikalischer Eindringlichkeit, mit echtem Soul und wahren Gefühlen – vom hymnischen Hit „Niemand (Was Wir Nicht Tun)“, bis zur gründlich emanzipierten Ladies-Hymne „Rosen“, vom Abgesang „Nie Wieder, Nie Mehr“ (im Duett mit Julian Williams) über die Ballade „Lass Es Liebe Sein“ bis hin zur leidenschaftlichen Liebeserklärung „Bin Und Bleib Dein“. Diese zwölf neuen Lieblings- und Liebeslieder sind die logische Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der mittlerweile international gefeierten Soulsängerin aus Berlin. Sie zeigen ihre Reife, ihre Entwicklung und ihren unbändigen Spaß an neuen Herausforderungen, denen sie inzwischen unter anderem mit einem kurzzeitigen Studium der Literaturwissenschaften gefrönt hat: „Ich bin grundsätzlich ein nach vorne gerichteter Mensch, ertrage keinen Stillstand, ich muss immer in Bewegung sein.“ Und auch dazu gibt es einen passenden Liedtext: „Träume werden nur wahr, wenn wir uns bewegen“.

 

„MAUREEN“ ist eine fortgeschrittene Kombination aus all den Qualitäten, die schon die beiden Vorgängeralben „Mamani“ und „Born & Raised“ so außergewöhnlich machten: die klaren, unmissverständlichen und doch vielschichtigen Texte aus der Schnittmenge zwischen lyrisch und lässig, die starken Songs und die brillante Produktion zwischen modernem Soul, druckvollem Funk und beeindruckenden HipHop - Beats. Dass diese aktuellen Klassiker zwischen Philadelphia und Berlin entstanden sind, ist ein wichtiger Teil der Geschichte hinter dieser Produktion. Geschrieben hat Joy unter anderem mit ihrem alten Weggefährten aus Freundeskreis Tagen, Sékou Neblett in Berlin, während ein großer Teil der Musik ursprünglich von den amerikanischen Beatmakern und Produzenten stammt, mit denen Joy zum Teil bereits auf ihrem letzten Album gearbeitet hat. So zum Beispiel dem   Jill Scott-Bilal-Produzenten Steve McKie, dem Bilal-Bassisten Tony Whitfield, dem Ghostface - und T.I. - Produzenten Jake One und dem Jazmine Sullivan-Songwriter Anthony Bell. Allesamt profitieren die Kompositionen wieder von den Streicher-Arrangements der Philly Soul & Salsoul-Orchestra-Legende Larry Gold, genannt ‚Don Cello’. Überarbeitet, zusammengeführt und um weitere Songs ergänzt wurde das Album schließlich in Berlin von Max Herre und seinem Produktionsteam KAHEDI (Samon Kawamura, Max Herre, Roberto Di Gioia), sowie dem Texter Baris Aladag. Es spricht Bände, dass Joy Denalane außerdem an allen deutschen Texten gemeinsam mit Max Herre geschrieben hat, dem Vater ihrer beiden Kinder, ihrem Produzenten und Ex-Ex-Mann. Die bejahende Verneinung im doppelten Ex ist übrigens kein Druckfehler. Es ist in der Tat viel passiert!

 

„Ich bin auf die Vornamen Joy und Maureen getauft“, erklärt Joy Denalane den Albumtitel. „Maureen war die erste große Liebe meines Vaters, die Frau, die er eigentlich heiraten wollte, aber in Südafrika zurückgelassen hat. Meine Mutter hat ihm und ihr mit diesem Namen Respekt gezollt, in dem sie sagte: „Ich weiß um diese Maureen und sie hat einen Platz bei uns. Lass uns unsere erste Tochter nach ihr benennen.“ „MAUREEN" ist trotz dieser Vorgeschichte für mich vor allem mein zweiter Name, mein zweites Ich, die andere Seite an mir“, sagt Joy. „Der Albumtitel steht für diese Dualität, die manchmal sogar eine echte Dichotomie ist, eine Aufteilung in zwei entgegengesetzte Teile, die manchmal scheinbar nicht miteinander zu vereinen sind. Diese Zerrissenheit wollte ich ausdrücken.“ Auf ihrem neuen Album erzählt Joy Denalane, die sich bisher in ihren Songs eher als genaue und wahrhaftige Beobachterin der Liebesdramen und Beziehungs-Szenen Anderer auszeichnete,  jetzt konsequent ihre persönlichen Episoden und Erkenntnisse. Die Sängerin und Songwriterin lebt auf diesem Album ihre unterschiedlichen Facetten aus – schonungslos, reflektiert und nahbar erforscht sie ihre „zwei Seelen“ und verschafft ihnen Ausdruck und Nachdruck. „Manche Leute würden es vielleicht Karma nennen: Wenn du etwas machst, kommt etwas zurück“, sagt sie. „Für jede Aktion gibt es eine Reaktion. Wenn man sich das vor Augen führt, merkt man, dass man im Leben mehr lenkt, als man glaubt."

 

„MAUREEN“ ist eine emotionale Reise, die mit dem Soul/Funk-Aufruf „Niemand (Was Wir Nicht Tun)“ beginnt. Jeder Satz dieses Liedes, das in Berlin entstand, ist ein Aufforderung, sich ein Herz zu fassen und Stellung zu beziehen. Schon im zweiten Song zielt der Tatendrang, den dieses Album mal mehr, mal weniger unterschwellig umgibt, auf die Liebe und ihre Irrwege: „Frei“ ist voller Zweifel und bitterer Erkenntnisse. Sätze wie „Was war, war mir nie genug / Immer sucht man, was man nicht kriegt“, werden durch rollende Drums und dramatische Klavierfiguren noch intensiviert. Dieses „Frei“ sein, das keines ist, kann Jeder nachfühlen. In der sagenhaften, bittersüßen Ballade „Der Tag Ist Nah“ scheinen wieder Hoffnung und Mut durch. Die herrliche Zeile „Es wird nie wieder, wie es war / Doch ich weiß, dass es wieder wird“ singt Joy in diesem Lied, und schließlich sogar: „Ich glaub an die Liebe / Lass mich von meiner Liebe führen / Das bleibt alles, was ich hab“. In „Bin Und Bleib Dein“, einer leidenschaftlichen von Streichern getragenen Liebeserklärung, heißt es: „Denn auch ich kann meine Frau im Leben stehen / Und trotzdem wünsch ich mir manchmal mich anzulehnen“. Das sitzt, ebenso wie das schwärmerische „Lass Es Liebe Sein“. Dass sie in „Nie Wieder, Nie Mehr“ auf einem düster marschierenden Deep-Soul-Beat mit Vierviertelpiano, nicht nur ihre Hälfte der Trennungsmedaille präsentiert, sondern über ihren Duett-Partner Julian Williams auch die Kehrseite zeigt, zeugt von Größe. Aber man könnte jede Zeile dieses Albums nehmen, jeden einzelnen Song, um Joy Denalane und ihre vielen Facetten besser zu verstehen. „Ein paar der Lieder sind Maureen“, sagt sie, „sie zeigen mich vielleicht nachdenklicher und introvertierter als sonst.“ Und Songs wie der Opener oder der dramatische Hip Hop/Soul-Track „Wo Wollen Wir Hin Von Hier?“, sind ganz klar die Joy, die man bereits kennt, die stark ist und mit beiden Beinen fest im Leben steht. „Es ist ja nicht so greifbar, wer ich bin. Auch für mich nicht. Da geht es mir wie vielen Anderen auch. Ich habe in den letzten Jahren viele Erfahrungen gemacht, teilweise sehr schmerzhafte, und mich darüber auch noch einmal anders kennengelernt. Eigentlich habe ich sogar eine ganze Reise gemacht. Und am Ende bin ich dorthin zurückgekehrt, wo ich hingehöre: musikalisch und privat.“ Wie viele Ereignisse und Einsichten in diesen Zeilen stecken, kann man nur erahnen – oder aber erhören, in den neuen Songs von „MAUREEN“. „Was mich ausmacht, ist vor allem ‚Direktheit’ “, sagt Joy Denalane. „Ich definiere mich als Mensch und als Künstlerin dadurch, dass ich versuche, immer ehrlich zu sein, mit mir und mit Anderen.“ Joy Denalanes neues Album „MAUREEN“ ist ein Manifest dieser Lebenseinstellung.

 

Götz Bühler

 

VÖ 20.5.2011

 

 

 Joy Denalane veröffentlicht ihr drittes großes Studioalbum mit dem Titel “Maureen"

Sony Music Entertainment Germany GmbH

Edison Höfe
Schlegelstr. 26b
D-10115 Berlin

Tel.: +49 30 13888-7364
Fax: +49 30 13888-6-7364

kontakt: sandra.kinzelmann@remove-this.sonymusic.com

www.sonymusic.de

 

Maureen 2011 Foto by Jackie Hardt for Sony Music

 

mehr

02.06.2011 ein Film für Frauen über Frauen

kino.de

 

Kinostart 2.6.2011: Das Blaue vom Himmel  - neuer Hans-Steinbichler-Film mit Hannelore Elsner und Karoline Herfurth.

Mit der deutschen weiblichen Schauspiel-Elite hat Hans Steinbichler sein 60 Jahre umspannendes deutsch-baltisches Familiendrama ausgeschmückt.

Nach den Kritikererfolgen "Hierankl" und "Winterreise" verlässt Steinbichler den regionalen Alpenraum, bleibt aber seinen Themen Heimat, Familiengeheimnisse und den Lügen der Vergangenheit treu. Er konzentriert sich mehr denn je auf starke Frauenrollen, in der die prominenten Schauspielerinnen gefordert sind. Es ist ein deutsch-lettisches Frauenschicksal, das Parallelen zu Christian Schwochows "Novemberkind" aufweist und zu Filmen vom Experten für verlorene Heimat, Volker Koepp. Dessen Sprecherin Fritzi Haberlandt absolviert hier auch einen Kurzauftritt.

Auf zwei Zeitebenen spielt die emotionale Familiengeschichte, erzählt einmal von der TV-Redakteurin Sofia (Juliane Köhler mit nur einem Gesichtsausdruck), deren lieblose Mutter Marga ("Die Unberührbare" Hannelore Elsner) hochgradig verwirrt und aggressiv in die Psychiatrie eingeliefert wird. Die Suche nach den Ursachen ihrer Amnesie führt Mutter und Tochter nach Riga, dem Vorkriegsfamiliensitz, den sie im politisch unruhigen Nachwendejahr 1991 aufsuchen, als abermals eine russische Invasion droht. Zum anderen illustriert Steinbichler die 1930er vorwiegend im lettischen Strand-Herrenhaus, wo die junge Marga (fabelhaft: Karoline Herfurth) den untreuen Juris ehelicht, der ein Eifersuchtsdrama heraufbeschwört. Das führt zu einem kalten Racheplan, als die deutschstämmige Bevölkerung heim ins Reich gerufen wird. Das Erinnern, das Marga Zeit ihres Lebens unterdrückte, bestimmt die zwischen den Zeiten pendelnde Dramaturgie.

Hannelore Elsner darf sich als "Verrückte" schauspielerisch austoben, was sich durchaus dem anspruchsvollen, sperrigen Stil ihrer Zeitebene anpasst. Anders ist der Stil in der älteren Zeitebene. In der 30er-Jahre-Idylle gibt es elegische Kamerafahrten durch Buchenhaine und bildet Karoline Herfurth ein großartiges emotionales Zentrum. Sie trägt das Historien-Melodram mit großer Intensität, die nicht auf den gesamten Film übergreift. Mitunter stören TV-Ästhetik und aufdringliche Musik die leisen Zwischentöne und das verträumte Klavierthema. Bedächtig, aber nachdrücklich dringt Steinbichler wieder einmal in ein Gefühls-Chaos von tragischen Dimensionen vor, was den Figuren eine Aussöhnung mit der Vergangenheit und einen Neuanfang ermöglicht.
tk. Quelle: www.kino.de

 

Drama - Deutschland 2011
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren - 104 Min. - Verleih: NFP (Warner)
Start: 02.06.2011

 

 

NFP neue film produktion GmbH
Kurfürstendamm 62
D-10707 Berlin
Tel.: (+49) 030 / 32 909 - 0
Fax: (+49) 030 / 32 909 - 329
nfp@remove-this.NFP.de

 

Foto © NFP/Warner

mehr

29.05.2011 eine musikalische Demonstration

Tonpool

 

Die Söhne Mannheims zeigen sich vielseitiger denn je mit ihrem neuem Album "Barrikaden Von Eden". Sie dienen als Podest für Protest, bieten dem Kämpfer Schutz. Und auch im Paradies gibt es gute Gründe, sie zu erklimmen: Barrikaden von Eden. Das neue Album der Söhne Mannheims.

Die zahlreichen neuen Songs der Band aus Mannheim – dazu gehören vier Sänger, zwei Schlagzeuger, zwei Gitarristen, ein Bassist, zwei Rapper, ein DJ und zwei Keyboarder – feiern in ihrem vierten Studioalbum musikalisch das Licht am Ende des Tunnels. Sie geben Hoffnung und rufen eine positive Grundstimmung aus. Aber auch wenn die Melodien sich anschmiegen und die Refrains im Ohr bleiben, sind die Texte alles andere als seicht. Bei ihrer aktuellen künstlerischen Standortbestimmung zeigen sich die Söhne Mannheims unerhört kantig. Und obwohl man sich bei den vorangegangenen Erfolgsalben ZION, NOIZ und IZ ON an die unbequemen Wahrheiten der Lyrics in deutscher und englischer Sprache gewöhnt hat - was die Band in Barrikaden von Eden an political incorrectness oben drauf gibt, könnte für reichlich Diskussionsstoff sorgen.

Die Söhne Mannheims erweitern auf Barrikaden von Eden ihr musikalisches Terrain und zeigen sich vielseitiger denn je: Beim wortgewaltigen „Kill all psychopaths“, einer toughen Rocknummer mit bedrohlichen Riffs, ballt sich die Faust des Hörers. Im krassen Gegensatz dazu „Lonely“, ein rumbaesk leichter Song oder das liebevolle „Ich tue es…“, eine Hymne für das gemeinsame Miteinander. Und kommen manche Stücke auch mit hauchzarten Streichern und samtweichen Stimmen daher, so bringen die Lyrics bei Stücken wie „Wir“ oder der ersten Single „Ist es wahr (Aim High)“ Textpassagen hervor, die aufhorchen lassen: „Wir sind Blumenkinder mit Schlagringen, Steuerbringer mit erhobenem Mittelfinger“. „An unseren Lyrics kann man sich festhalten. Und auch wenn wir Missstände aufzeigen, so sieht man schon an den Titeln „Freiheit“, „Wir“, „…für dich“ und „Oben oder Unten“, dass unsere Botschaft eine positive ist“, so Sänger Henning Wehland.

Barrikaden von Eden ist weit mehr als der künstlerische Ausdruck einer Erfolgsband. Das Album ist eine musikalische Demonstration, kreativer Aufruf zum Protest in Liedform, der gleichzeitig Mut und Hoffnung verbreitet.

 

Label Söhne Mannheims (Tonpool) VÖ 23. Mai 2011

 

tonpool Medien GmbH
Ehlbeek 15 b
D 30938 Burgwedel

info@remove-this.tonpool.de
www.tonpool.de

Tel. +49 5139 98 24 9 0
Fax. +49 5139 98 24 9 20

mehr

25.05.2011 In guter Baseballs-Tradition

Warner Music

 

Die Geschichte von The Baseballs beginnt 2007 in Berlin. In einem Proberaum treffen Sam, Digger & Basti per Zufall aufeinander. Ihr Style verrät – hier geht es um Rock ‚n‘ Roll. Die Liebe zur Musik & dem Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre verbindet die drei vom ersten Moment, sie gründen eine Band und beginnen Songs von Bill Haley, Chuck Berry und natürlich Elvis Presley nachzuspielen. Schnell entdecken sie den Reiz moderne Songs in ein Rock ‚n‘ Roll Gewand zu kleiden oder – um es mit den Worten der Band zu sagen: „Wir nehmen gute Songs und führen sie ihrer wahren Bestimmung zu.“

 

Das erste Experiment wird mit Rihannas Umbrella durchgeführt – und es klappt auf Anhieb. Die Musiker sind begeistert und spüren, dass hier etwas großes in der Luft liegt. Noch ahnte keiner von ihnen, dass dieser Song nur wenig Monate später die Spitze der Charts in ganz Europa erklimmen & über 14 Millionen Klick bei Youtube erzielen wird!

 

 

 

Das erste Konzert findet in einem alten Theater in Berlin-Neukölln statt. „Das war ein ganz besonderer Abend für uns, der immer in unseren Köpfen bleiben wird!“ erzählt Basti. 

 

Im Mai 2009 wird das Debüt-Album Strike! in Deutschland veröffentlicht und stellt das Leben der drei jungen Männer völlig auf den Kopf. 

 

Strike! schlägt ein wie eine Bombe, schnell werden die europäische Nachbarn aufmerksam – wie eine Welle brechen The Baseballs über Europa und verkaufen fast wie im Vorbeigehen knapp 1 Millionen Alben: 4x Platin in Finnland, Doppel-Platin in der Schweiz, Platin in Schweden, Norwegen und Holland, Silber in UK, Gold in Deutschland und Österreich!

 

 

 

In den folgenden 18 Monaten touren sie fast ununterbrochen durch Europa, spielen hunderte Konzerte, treten bei Festivals vor tausenden begeisterten Zuschauern auf, erhalten zahlreiche Auszeichnungen (u.a. ECHO 2010 als bester Newcomer und den EMMA AWARD in Finnland für das meistverkaufte Album des Jahres) 

 

Als Anerkennung ihres internationalen Erfolgs wird die Band im Januar 2011 beim Eurosonic Festival in den Niederlanden mit dem European Border Breakers Award 2011 als europaweit erfolgreichste Nachwuchskünstler ausgezeichnet. 

 

Im März erhält die Band ihren zweiten ECHO und wird als Erfolgreichster nationaler Act im Ausland geehrt.

 

 

 

 

 

Mit Strings 'n' Stripes veröffentlichen Sam, Basti & Digger am 15. April ihr zweites Album. Das Album ist geprägt vom Sommer, Sonne, Surf-Sound der 50er und 60er Jahren und präsentiert diesmal die ganz eigenen Baseballs-Versionen von Candy Shop (50 Cent), Hello (DJ Martin Solveig), California Girls (Katy Perry) Quit Playing Games (BackstreetBoys) oder Paparazzi (Lady Gaga).

 

 

The Baseballs über die Songs auf Strings ‘n‘ Stripes:

  

Wie seid ihr auf das Original zu eurer 1. Single "Hello" aufmerksam geworden?

 

Wir haben den Clip zum Song von Martin Solveig bei YouTube entdeckt und fanden ihn sehr lustig. Dann viel uns auf, dass die Melodie wirklich was hat und einfach super in das Sommerfeeling passt, dass wir mit dem neuen Album rüberbringen möchten. 

 

Wir sind schon sehr gespannt, wie unsere Version bei den Leuten ankommt, denn so einen aktuellen Song haben wir noch nie gecovert und vielleicht kennt auch noch nicht jeder das Original. 

 

Auf jeden Fall ist der Titel eine tolle Aussage zur Ankündigung von unserem zweiten Album „Strings ‘n’ Stripes“. 

 

Was war das Besondere bei dem ersten Song auf „Strings ‘n’ Stripes“ – „Candy Shop“?

 

Mit Candy Shop haben wir das erste Mal einen Rap Songs ver-voc-n-rollt. Uns hat besonders gereizt, dass man sich im ersten Moment gar nicht vorstellen kann, wie eine Rock’n’Roll-Version davon klingen kann. Wir hatten echt Spaß dabei, den ziemlich anzüglichen Text durch unser Arrangement ganz anders als bei 50Cent rüberzubringen. 

 

Sehr gefreut hat uns, dass uns der britische Radiomoderator Scott Mills von BBC Radio 1 beim Albumintro unterstützt hat. Ihm haben wir viel von unserem Erfolg in Großbritannien zu verdanken und dass Künstler wie Usher und Katy Perry unsere Coverversionen ihrer Songs von unserem Debütalbum kennen. Denn er hat nicht gezögert jedem Studiogast unsere Version ihrer Songs vorzuspielen. Danke Scott!!! 

 

 

Mit „California Gurls“ habt ihr wieder einen Song von Katy Perry gecovert. Warum?  

 

Ein Baseballs Album ohne Katy Perry Cover wäre mit Digger nicht zu machen. Für Digger ist der Songs also mehr wie eine Kontaktanzeige zu sehen.  Seit wir sie vor ein paar Monaten getroffen haben und Digger sie in ihrem Latex-Kleid im Arm hatte, guckt er nur Frauen in Latexkleidern hinterher (lachen).

 

Wir sehen aber natürlich auch noch den Mehrwert des Songs, der schon allein im Titel steckt: California = Girls = Surf-Sound... Was will man mehr?

 

  

Eine Premiere gibt’s auf „Strings ‘n’ Stripes“ auch, denn mit „Hard Not to Cry“ ist das erste Mal ein selbstgeschriebener Song dabei.

 

Ja, das ist etwas ganz Besonderes für uns. Digger hatte den Song vor unserer letzten Tour geschrieben und uns hat er so gefallen, dass wir ihn direkt mit ins Programm aufgenommen haben. Das ist eine richtig schöne 50s a cappella Ballade und wir wissen, dass sich viele Fans gewünscht haben, dass wir ihn für das neue Album aufnehmen. Den Wunsch haben wir gerne erfüllt.

 

 

Warner Music Group Germany Holding GmbH
Alter Wandrahm 14
20457 Hamburg

e-mail:  anfrage@remove-this.warnermusic.com
Telefon:  0049-40-30339-0
Fax 0049-40-30339-0

www.warnermusic.de

 

 

 

 

mehr

20.05.2011 Neue Ufer, berührende Geschichten, frische Klänge

 

Die Hamburgerin Synje Norland hat ihr Millionenpublikum bereits vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums “To the other side” am 22. April gefunden: Das ZDF benutzte ein paar ihrer Songs für Fernsehfilme und TV-Serien, und Schokolade wird in der Werbung ebenfalls zur Musik der 1982 geborenen Norland gegessen.

 

Fein arrangierter Folk über Sehnsüchte und andere Gefühle kommt damit ab sofort aus Hamburg, obwohl Norland auch im Folk-Mutterland USA Teile des Albums aufgenommen und in Kanada eine zweite emotionale Heimat gefunden hat.

 

Die Internationalität hört man auch dem neuen Album an und die dürfte dazu führen, dass der Name Synje Norland bald auf beiden Atlantik-Seiten für große Musik aus subtilen Gesten steht.

 

 

Pressestimmen:

 

"Synje Norland macht aus ihrer zarten Stimme und federleichten Balladen akustischen Folk-Pop, der puren Optimismus versprüht. Blitzartig bekommt man Lust, sich ins eigene Leben neu zu verlieben." Cosmopolitan

 

"Mit Mut, Eigensinn und einfühlsamen Eigenkompositionen ist Synje Norland ein Album gelungen, das wie ein edler Klangkörper funktioniert und eigentlich bei jedem Hördurchlauf besser wird." in music

 

"Leicht, ohne oberflächlich zu sein. Synje Norland streichelt die Seele auf ihrer zweiten CD mit einem relaxten und doch geistreichen Folkpop. Es klingt vielleicht paradox, doch selbst in ihren melancholischen Momenten wie "Over it" (vom Ende einer Liebe) oder "Tell me" (übers Abschiednehmen) zaubert Norland dem Zuhörer noch ein Lächeln ins Gesicht." Stereo

 

"Synje Norland ist eine wahre Meisterin der leisen Zwischentöne und versteht es auch auf "To the other Side" wieder, mit ihren Geschichten von Anfang an zu begeistern." mbeat

 

"Frohlockende Folk Sympathien umspielen den quietsch vergnügten Gesang von Sängerin Synje Norland. Alles andere ist ein Stück Leben, geht irgendwo seinen Weg querfeldein, springt durch Pfützen, blinzelt in die Sonne und verliebt sich in die Gegenwart. So schön, so knackig, urplötzlich wieder vorbei." Christian Nötel (beatblogger.de)

 

"Für ihr zweites Album mischt die Musikerin aus Deutschlands Norden mit traumwandlerischer Sicherheit Poesie mit Pop. Der perfekte Sound fürs Frühlingserwachen - inklusive Vogelgezwitscher." Freundin Donna

 

"'To the other Side' sind zauberhafte kleine Momentaufnahmen, die einem mit jedem Hören mehr ans Herz wachsen." Petra

 

"Beeindruckend!" Für Sie

 

"'To the other Side' ist Frühling in Tönen. Herrlich." Brigitte

 

"Mit ihrem zweiten Album 'To the other Side' beschreitet Synje einen gereiften musikalischen Weg. Ihre Magie liegt in der Universalität ihres Ausdrucks, mit dem Synje ihr ambivalentes Lebensgefühl vermittelt. 'To the other Side' vereint 14 Songs zwischen poppig erfrischenden Folksongs und gefühlvollen Balladen.Mit eingängigem Gitarren-Picking und zartem Gesang erklingt es beispielsweise romantisch-skandinavisch im Opener «Crusin' around» und «A Hard World Like This». Bombastischer und facettenreicher geht es dagegen in Songs wie «I Will» oder «A Better Kind» zu. Hier sind Einflüsse Kanadas mit folkigen Rhythmen und Brass-Einlagen deutlich erkennbar. Sie offenbaren zugleich das weit greifende musikalische Talent Synjes und die Bandbreite ihres Gesangs, der in «Tell Me» an Klarheit unübertroffen bleibt.

Mit ihrem zweiten Album ist Synje damit ein eingängiges und zugleich ein ganz persönliches Album gelungen, das insgesamt sehr rund und ohne Allüren daherkommt." dpa

"Die Schönheit entsteht im Auge des Betrachters, heißt es. In diesem Fall im Ohr des Rezensenten. Und das in Form von schöntrunkenen Songwriter-Pop-Tunes einer famosen und dennoch bislang noch recht unbekannten Songwriterin (...)." Akustik Gitarre

 

norland music
Postfach 620209
22402 Hamburg
Germany Tel.: 04661-6433
Fax: 04661-900029

Email: info@remove-this.norland-music.de

 

foto: ©norland music

 

mehr

16.05.2011 hat ihre Wurzeln in der Seele

 

Man sollte seine Träume wirklich niemals aufgeben. Hätte Nailah Porter in den letzten 15 Jahren nicht an ihren festgehalten, würde sie wahrscheinlich heute noch als gut dotierte Anwältin und Politlobbyistin in Washington DC arbeiten. 1996 hatte sie als eine Hälfte des Duos Res Ipsa kurz davor gestanden, bei Verve Records einen Plattenvertrag zu bekommen. Doch dann verließ der A&R-Manager Guy Eckstine, der sie entdeckt hatte, das Label und der Traum löste sich in Nichts auf. Wenig später schmiss Nailah trotzdem ihren sicheren Anwaltsjob hin, um nach Los Angeles zu ziehen und sich als alleinerziehende Mutter in erster Linie ihren Kindern zu widmen. Nebenher blieb sie in Kontakt zur Musikszene, sammelte bei Jamsessions in LA neue Erfahrungen und reifte nach und nach zu einer Songschreiberin heran. Dann kreuzte sich ihr Weg erneut mit dem ihres alten Mentors Guy Eckstine. Diesmal sorgte er dafür, dass Nailah ihren Traum vom eigenen Album endlich verwirklichen konnte: Und mit “ConJazzNess” ist ihr ohne Übertreibung eines der bewegendsten Debütalben der letzten Jahre gelungen.

Ihre Musik, so sagt die späte Debütantin, hat “ihre Wurzeln in der Seele, basiert aber auf Jazz”. Man könnte sie kurz und bündig als modernen Soul-Jazz bezeichnen. Wobei anzumerken ist, dass sie nichts mit den glattpolierten Adult-Contemporary-Aufnahmen gemein hat, die man heute manchmal als “Soul-Jazz” etikettiert, sondern eher eine zeitgenössischere Variante des originalen Soul-Jazz der 60er und 70er Jahre ist. Als prägende Vorbilder nennt sie Sarah Vaughan, Nina Simone, Curtis Mayfield, Gil Scott-Heron und James Taylor. Und das Blatt LA Weekly beschrieb sie nicht zu Unrecht als eine “ungeschliffene, aber dennoch seidige Kreuzung aus Sarah Vaughan und Cassandra Wilson”. Radio-DJ Gilles Peterson, der bekanntlich ein feines Näschen für verborgene Talente besitzt, kürte sie schon 2009 zur “weiblichen Jazzstimme des Jahres”. Dass sie diese Lorbeeren redlich verdient, zeigt nun das Traumalbum “ConJazzNess”, auf dem Nailah Porter als soulige Jazzsängerin, findige Komponistin und einfühlsame Lyrikerin brilliert.

Ende Mai wird Nailah Porter als Gastsängerin der Nicola Conte Jazz Combo drei Konzerte in Deutschland geben: am 25. Mai im Berliner A-Trane, am 26. Mai im Dortmunder Domicil und am 28. Mai beim Elb Jazz Festival in Hamburg. Am 26. Mai wird sie im SAT 1-Frühstücksfernsehen zudem noch einen Auftritt mit dem australischen Pianisten Grant Windsor, Bassist Neville Malcolm und Schlagzeuger Richard Spaven absolvieren. Quelle: www.jazzecho.de

 

VÖ 29.4.2011 Emarcy Records

 

 

Universal Music Deutschland
Stralauer Allee 1
10245 Berlin
Fon +49 30 52007 01
Fax +49 30 52007 09

 

Presse: Katja.Behrens@umusic.com

 

Copyright Foto: © Logan Alexander

mehr

10.05.2011 für den Look des perfekten Moments

Charlotte Roquette

 

Ein perfekter Moment kann alles sein. Es ist nicht möglich, ihn zu suchen, zu finden, zu greifen. Dieser Moment, der kommt, der verweilt, der geht. Und man spürt tief, das ist er, das war er, der perfekte Moment.

Es ist dieses Gefühl, wenn einfach alles stimmt.

Wenn Zeit, Ort, Stimmung, Umstände in diesem besonderen Augenblick in unerklärlich schöner Weise ineinander verschmelzen.

Aus diesem Augenblick entstehen Kräfte, die windsor. als Inspirations- und Motivationsquelle dienen, für den Look des perfekten Moments.

In einem Buch und Kurzfilm hat windsor. das Ergebnis dieser prägend-inspirierenden Momente stilsicher und charakterstark verbildlicht.

Mehr dazu in unserer Bildergalerie Kunstwerke - denn diese Bilder sind einfach Kunst.

 

windsor. macht erlebbar, wie zeitlos Modernität, wie frisch und klar Eleganz, wie konsequent Unabhängigkeit, wie gelassen persönlicher Stil und wie charmant und unkonventionell Erfolg sein kann. windsor. ist für den perfekten Moment. Windsor. ist keine Mode, sondern ein Stil, ein Charakter, ein Wert, ein Prinzip. Daher übersetzt windsor. die Essenz der Zeit in Perfektion. Snobismus wird denen überlassen, die ihn brauchen. windsor. hingegen ist eine vollendete sowie großzügige Einladung zur Individualität – wenn die Stilsicherheit des Gefühls und die Klarheit des Gedankens zum selben souveränen Ergebnis kommen.

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Charlotte Roquette

Claudia Wünsch Communication GmbH

info@claudia-wuensch.com

 

 

Foto ©windsor

 

mehr
Treffer: 439